jueves, 27 de febrero de 2025

Un alocado show perimenopaúsico

El show de Dalia Gutmann es un espectáculo de stand up comedy de los Teatros Luchana en el que la comediante – fiel a su estilo verborrágico y alocado –  cuenta las vivencias de una ex adolescente de los 90 que se convirtió en una señora perimenopáusica, madre de dos, en pareja hace mil -aunque ya no se use-, y humorista inclasificable.



Probablemente, no haya un lugar en el mundo en el que la libertad de expresión tenga tanto valor, sentido y significado como en el escenario cuando lo pisa un cómico. “El show de Dalia Gutmann” es un espectáculo de stand up comedy en el cual la comediante – fiel a su estilo verborrágico y alocado –  cuenta las vivencias de una ex adolescente de los 90 que se convirtió en una señora perimenopáusica, madre de dos, en pareja hace mil -aunque ya no se use-, y humorista inclasificable. Ella se asume cambiante, dudosa, histérica, impuntual, terca y todas esas cosas que le complican la vida, pero intenta convertirlas en comedia.



Con veinte años dedicados al humor, Dalia se ha convertido en una voz clave para reflejar el universo de las mujeres.

En 2024 fue ganadora del Premio Lola Mora como Mejor Humorista de Buenos Aires otorgado por el Gobierno de la Ciudad y votado por la gente.

En sus shows el objetivo siempre es el mismo: Escuchar risas.

Algo que, hoy día, no es poco...

Lo podemos ver, toda la temporada, en Teatros Luchana.

https://www.youtube.com/watch?v=D0TOG9-Vupc





Más que humor de stand up comedy

Más que palabras, el nuevo espectáculo del hilarante Lamine Thior, cómico, actor y activista antirracista, utiliza un lenguaje sin tapujos para el humor como herramienta para combatir prejuicios. Un show que es mucho más que palabras....Pronto, en el Pequeño Teatro Gran Vía.



El nuevo espectáculo de Lamine Thior combina comedia clásica con improvisación y diálogo (acaso baile) con el público en torno a las relaciones intergeneracionales, Chat GPT, los gestos, el terraplanismo, la RAE, las expresiones, las frases hechas, los significantes y los significados en un show que es mucho más que palabras.



Lo podemos ver, toda esta temporada, en el Pequeño Teatro Gran Vía.

https://www.youtube.com/watch?v=lU6cJss1d0w





Un musical “terrorífico”

La compañía OnBeat presenta Jueves y familia, una parodia musical terrorífica que nos llevará a través de situaciones hilarantes y momentos conmovedores, mientras la familia demuestra que, a pesar de sus rarezas, el amor y la unidad son lo más importante. Personajes entrañables, coreografías escalofriantes y un mensaje sobre la aceptación y la diversidad. En breve, en el Teatro EDP Gran Vía.



El argumento del musical Jueves y familia, de la gran productora SMedia, es el siguiente: Nieves es una chica normal de Madrid que es fanática de la Familia Adams, hasta el punto que se hace llamar Jueves y creer ser la prima de Miércoles, toda una institución en el mundo entero. De esa forma intenta ser menos sociable, más peculiar y utilizar todos los elementos posibles para ser como ellos de una forma tan particular que generará situaciones “terroríficamente” divertidas. Tanto es así, que la directora del Instituto decide llamar a sus padres, que viven obsesionados con imitar a la archi-conocida Familia Adams, pero sin mucho acierto, no logrando parecido alguno, convirtiéndose sus intentos en una parodia llena de momentos curiosos logrando más la risa que el miedo.



Una de las características de Jueves es que una de sus mejores métodos de relacionarse con el mundo es la música, con la que logra que su magia se haga aún más terrorífica cada vez que canta sus canciones.



La Compañía Onbeat homenajea una de las sagas más famosas del teatro y de la televisión con una visión totalmente nueva, a través de una puesta en escena divertida para toda la familia y una banda sonora original y personajes propios innovadores que convertirán este musical en un tributo perfecto para todas las edades.

Lo podemos ver, durante toda la temporada, en el Teatro EDP Gran Vía.




miércoles, 26 de febrero de 2025

El Arniches más socialmente crítico

El director escénico Ignacio García May dirige La señorita de Trevélez, una nueva adaptación del clásico sainete de Carlos Arniches, que trata de las dinámicas de poder de la sociedad. Ya, en el Teatro Fernán Gómez.



El reputado director escénico Ignacio García May (La gota de sangreSofía o Torquemada) dirige La señorita de Trevélez, una nueva adaptación del clásico sainete de Carlos Arniches, que aborda temas universales, como la maldad disfrazada de diversión y las dinámicas de poder en la sociedad. Ya la podemos disfrutar en el Teatro Fernán Gómez.

Escrita en 1916, es una pieza humorística que tiene un trasfondo trágico que una reflexión crítica sobre la naturaleza humana y las injusticias sociales. Por ello, se trata de una de las obras cumbre de la dramaturgia española del siglo XX. Su historia gira en torno a Tito Guiyola, un joven bromista de clase alta, y a una cruel broma que organiza junto con sus amigos del casino de una pequeña ciudad de provincias. La víctima es Florita, una mujer soltera, ingenua y entrada en años, que vive con su hermano Gonzalo, un hombre protector pero sin demasiada autoridad. Los bromistas hacen creer a Florita que un destacado militar, Numeriano Galán, está enamorado de ella y le va a proponer matrimonio.



Florita comienza a soñar con un cambio radical en su vida. Sin embargo, cuando la verdad sale a la luz, se revela la crueldad de la situación y la broma no solo humilla profundamente a Florita, sino que también afecta a Gonzalo, quien intenta defender el honor de su hermana.



Decir que este montaje es impecable, tanto en su dirección actoral, como interpretación. Se pega mucho al texto e idea originales, lo cual es muy de agradecer, teniendo en cuenta que, Arniches, muchas veces, considerado un autor dramático menor, aquí, demuestra sus mejores cualidades de escritor dramático e implicado en la sociedad de su tiempo.

¡Absolutamente imprescindible..!

La podemos ver, hasta el 20 de abril, en el Teatro Fernán Gómez.

https://www.youtube.com/watch?v=9s6zEG7V35U





Comedia basada en un podcast cómico

Las cómicas Carolina Iglesias y Victoria Martín presentan Estirando el chicle, su show de comedia en directo. Pronto en el Teatro Príncipe Pío.


 

Las actrices cómicas Victoria Martín y Carolina Iglesias pronto representarán , en el Teatro Príncipe Pío, su divertido espectáculo Estirando el chicle, basado en su podcast, uno de los más escuchados de España. Un espectáculo donde debaten sobre un montón de temas actuales y que ha sido galardonado con un premio Ondas. 

De una hora de duración, aproximadamente, y de periodicidad semanal, este espacio trata cuestiones de toda índole con entrevistas a invitadas especiales. Se emite los viernes en la app de Podium Podcast y los domingos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Ivoox y Google Podcast.

Nacida en Madrid en 1989, Victoria Martín es una guionista y presentadora licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos. En 2017 creó junto con Nacho Pérez-Pardo el canal de YouTube, Living Postureo, donde parodiaban la cultura milenial. Su éxito llevó a Victoria a ser colaboradora del programa radiofónico Yu, no te pierdas nada de Los40.



En 2019 fue fichada como guionista en La resistencia y como colaboradora en Las que faltaban, ambos de #0 de Movistar. Con Carolina Iglesias estrenó en 2020 Válidas, una webserie en YouTube sobre dos cómicas que pasan un mal momento.

Carolina Iglesias es una guionista y humorista nacida en Oleiros (La Coruña) en 1993. Fue la cómica más joven en grabar un monólogo para el programa Open Mike de Paramount Comedy en 2012, cuando solo tenía 18 años. Tras licenciarse en Lengua y Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid, en 2015 decidió dedicarse al mundo del humor.

Trabajó como la encargada de unir la academia de Operación Triunfo con las redes sociales como la presentadora de su chat y se hizo popular en 2017 al copresentar Yu, no te pierdas nada. También se la ha visto en el teatro con la obra Que vuelva Fotolog junto con la youtuber Estibaliz Quesada.

La podemos ver, el día 28 de este mes, en el Teatro Prícipe Pío.

https://www.youtube.com/watch?v=l8gg2ojXwn0





Sobre la obra dramática de Luisa Carnés

La directora escénica Laura Garmo dirige Cumpleaños, un montaje que busca poner de relevancia y actualidad la obra teatral de la dramaturga Luisa Carnés. En breve, en el Teatro Español. 



Laura Garmo (Perra Royendo HuesoLa mala herencia o Germen) dirige Cumpleaños, un montaje que pone de relevancia y actualidad la obra teatral de la dramaturga Luisa Carnés. Una obra que, en breve, podrá verse en el Teatro Español.

La función está interpretada por Mamen Camacho, quien se mete en la piel de Eva, la protagonista de un monólogo escrito en 1966 que explora las complejidades de la opresión de género. Eva, al enfrentarse a su cumpleaños, se ve obligada a reflexionar sobre su vida y a confrontar sus miedos. Atrapada en un entorno burgués que, pese a que a primera vista dista de los hogares miserables que pueblan otras piezas de Carnés, Eva experimenta la misma sensación de vacío y alienación.



Así, mediante una narración íntima y desgarradora, Carnés aborda la invisibilización de la mujer cuando deja de estar bajo la mirada masculina, al tiempo que también trata temas como el miedo a envejecer, la inconsistencia del matrimonio y las expectativas incumplidas de juventud.



En las últimas décadas el nombre de Luisa Carnés (Madrid, 1905 - Ciudad de México (México), 1964) ha resurgido con fuerza en el panorama literario español. Está periodista y escritora, miembro de Las Sinsombrero, está considerada como una de las autoras más interesantes del siglo XX a pesar de que su legado quedó durante mucho tiempo en el olvido. No obstante, ahora se ha visto revitalizado gracias a las reediciones de sus escritos. Este redescubrimiento ha permitido valorar no solo su indudable calidad literaria, sino también su aguda mirada social, que sigue interpelando a sus lectores casi un siglo después.

La podremos ver, del 27 de febrero, al 6 de marzo, en el Teatro Español.


martes, 25 de febrero de 2025

El cuarto de Carmen Martín Gaite

La gran intérprete española Emma Suárez protagoniza esta adaptación del famoso libro de Carmen Martín Gaite. Sobre intimidades y Literatura. En breve, en el Teatro de La Abadía.



Con motivo del centenario del nacimiento de la escritora Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925 - Madrid, 2000), Rakel Camacho (Coronada y el toroQuiero colapsar a tu lado o Una novelita lumpen) dirige una adaptación de una de sus mayores obras: El cuarto de atrás. Es una reflexión sobre la memoria, la creatividad y la vida en tiempos de transformación. Una obra que cuenta con un reparto liderado por la actriz española Emma Suárez y que, en breve, podrá verse en el Teatro de La Abadía.

La función ha sido versionada por María Folguera y, además, cuenta con la participación de los otros actores Alberto Iglesias y Nora Hernández.



La pieza se centra en un diálogo nocturno entre una escritora, que es la narradora y alter ego de Martín Gaite, y un misterioso hombre vestido de negro que la visita inesperadamente en su casa. Este encuentro se convierte en el marco para una conversación que aborda temas personales, literarios y sociales, mientras exploran recuerdos de la infancia, vivencias de la posguerra española y las connotaciones sobre el acto de escribir.



De este modo, se alude a un espacio simbólico que representa la memoria y la imaginación, un lugar íntimo y oculto donde se almacenan los hechos pasados y las ideas que dan forma a la vida y la escritura de la protagonista. A medida que avanza la charla, los límites entre la realidad y la ficción se desdibujan y la escritora reconstruye su historia personal y profesional en un tono que oscila entre lo nostálgico, lo lúdico y lo crítico.

La podremos ver, del 27 de este mes, al 16 de marzo, en el Teatro de La Abadía.

https://www.youtube.com/watch?v=eEnMbLn3ZsA



Danza francesa del Chaillot Théatre de la Danse

El coreógrafo francés Rachid Ouramdane propone una exploración del movimiento humano con danza y técnicas teatrales. Su propuesta: Chaillot Théatre National de la Danse. En breve, en Centro Danza Matadero.



El coreógrafo francés Rachid Ouramdane propone una exploración emocional del movimiento humano, combinando danza contemporánea con elementos aéreos y técnicas teatrales innovadoras. Pertenece al Chaillot Théatre de la Danse.

La función está interpretada por los bailarines Joaquín Bravo, Lorenzo Dasse, Clotaire Fouchereau, Löric Fouchereau, Peter Freeman, María Celeste Mendozi, Mayalen Otondo, Lucas Tissot, Aure Wachter y Owen Winship, quienes se mueven al ritmo de la música de Jean-Baptiste Julien.

La obra busca trascender los límites de la danza tradicional, fusionando gestos aéreos y movimientos terrestres en un lenguaje coreográfico único. La propuesta utiliza un escenario minimalista, enriquecido por una iluminación evocadora y proyecciones que flotan en niebla, para crear una atmósfera que transita entre lo etéreo y lo tangible. Ouramdane entrelaza los temas de la infancia y la vejez, examinando cómo las influencias de las personas ausentes persisten en nuestra manera de movernos y de vivir.

Este diálogo entre el cuerpo, el aire y el tiempo se convierte en una reflexión acerca de la conexión entre pasado y presente, y sobre cómo la memoria se inscribe en cada gesto. Con ello se termina generando un homenaje a la diversidad de formas de expresión corporal y la capacidad del movimiento de transmitir experiencias universales.



Nacido en 1971 en Nîmes (Francia), Rachid Ouramdane es un destacado coreógrafo y bailarín franco-argelino reconocido por su enfoque innovador y profundamente humano en la danza contemporánea. Ouramdane ha utilizado sus producciones para indagar en cuestiones relacionadas con la identidad, la memoria y la migración.

Ha sido bailarín de Hervé Robbe, Emmanuelle Huynh, Catherine Contour, Alain Buffard, Jeremy Nelson, Odile Duboc y Meg Stuart, fundó la compañía Fin Novembre con Julie Nioche en 1996 y luego creó su propia agrupación, L'A., en 2007. Desde 2016 dirige, junto con Yoann Bourgeois, el Centro Coreográfico Nacional de Grenoble y desde 2021 es el director del Teatro Nacional de Chaillot.

La podremos ver, desde el 26 de febrero, al 1 de marzo, en Centro Danza.

https://www.youtube.com/watch?v=PF62a5sd51g



 Matadero.


¿Un futuro prometedor..?

Los jóvenes y solventes actores Susana Abaitua y Félix Gómez protagonizan Nerium Park, una obra del dramaturgo Josep Maria Miró llena de matices, imágenes y silencios sobre el futuro prometedor de unos jóvenes en formato de thriller. Pronto, en Nave 10 Matadero.



El espacio Nave 10 Matadero acoge Nerium Park, en la Sala Max Aub, una obra escrita por el dramaturgo catalán Josep María Miró. Este thriller hiperrealista para dos actores, ha sido traducido a varios idiomas y estrenado en más de una decena de países. Los actores Susana Abaitua y Félix Gómez encabezan el reparto y Jorge Gonzalo es el encargado de dirigir esta increíble obra.



La protagonizan Carlos y Marta, dos jóvenes con un futuro prometedor que se acaban de mudar a las afueras de la ciudad. Nerium Park es un desértico complejo residencial a más de media hora de la gran ciudad, a la cual, a pesar de que transcurren los meses, nunca llegan los ansiados vecinos. Los dos protagonistas, únicos residentes de la urbanización, enfrentan una serie de crisis y desencuentros que los lleva a considerar que tal vez estén pagando un precio demasiado alto por llevar una vida lejos del núcleo urbano.



En este thriller social, vemos a través de doce escenas, una por cada mes del año, cómo colapsa sobre sí mismo el mundo de estos dos jóvenes, y relaciona la crisis de pareja con la de un sistema económico. El suspense, la tensión y lo desconocido predominan en esta obra que consigue atrapar a los espectadores desde el primer momento y compara la esperanza de futuro de las nuevas generaciones con un caramelo envenenado que nos arrastra al aislamiento y a la autodestrucción.

En definitiva, una especie de Un mundo feliz, de Aldous Huxley.

La podemos ver, del 27 de este mes, al 23 de marzo, en Nave 10 Matadero.

https://www.youtube.com/watch?v=-xZ5p0nScNk




jueves, 20 de febrero de 2025

La lucha de clases en la América de mediados del XX

Camino al zoo es una obra del premiado dramaturgo estadounidense Edward Albee (¿Quién teme a Virginia Wolf ?”), que habla de las pocas ganas de vivir de los “sin nada” y también de los que lo tienen “todo”. Ya, en el Teatro Bellas Artes.



El popular actor televisivo Fernando Tejero (“La que se avecina”) y ya, también, todo un líder en el mundo de la escena (“Los dos lados de la cama”), lidera el reparto de la adaptación de Camino al zoo, una comedia sobre las barreras sociales con profundos tintes existencialistas.

Junto con los estupendos y solventes actores Dani Muriel y Ana Labordeta, estamos frente a una adaptación de la exitosa comedia del estadounidense Edward Albee. Ya la podemos disfrutar -y de hecho, lo hemos hecho- en el Teatro Bellas Artes.



Bajo la dirección de Juan Carlos Rubio (La islaEl perdón o Le plancher), su historia presenta a Peter y Ann, una pareja cuya vida en común está marcada por la incomunicación y la independencia del uno con el otro. Rehuyendo de la situación, Peter decide pasar el día en el zoológico de Central Park. Allí conoce a Jerry, un personaje excéntrico y solitario que vive al margen de la sociedad.

Ambos comienzan una conversación aparentemente inofensiva, pero poco a poco esta se torna en un intercambio cargado de tensiones psicológicas y emocionales. Y es que Jerry comparte los acontecimientos de su vida sin pelos en la lengua, llevando el diálogo hacia un desenlace totalmente inesperado.

Con ello la pieza explora temas como la soledad, la alienación, la comunicación y la violencia latente en las relaciones humanas. Escrita en 1958, está considerada como un clásico del teatro del absurdo y fue un éxito inmediato tras su estreno.

Pero...desde mi punto de vista, el desenlace está muy forzado. Le falta una transición lógica hacia el final. No voy a desvelar detalles (spoiler, que se dice para el cine), pero todos nos quedamos chafados cuando el mendigo prostituto desenlaza lo que desenlaza...



En cuanto a las interpretaciones, la mejor y soberbia es la de Fernando Tejero (el marido burgués que disfruta leyendo libros en el banco del parque). Es uno de los pocos actores naturalistas. En este país, siempre, se ha dicho que las mujeres son mejores intérpretes que los hombres. Pues, ésta es una clara excepción que confirma la regla. ¡Pedazo de actor, a quien no se le nota ni un ápice que está actuando..!

En cuanto a Dani Muriel, es otro muy buen actor que apunta a ser una estrella: ¿Por qué no lo es ya? Tiene todos los condimentos para serlo, todos...

Y Ana Labordeta, una de nuestras actrices ya clásicas del teatro, pues...Que no declame tanto e interprete más...Que viva más sus personajes y no se pegue tanto al texto...

En fin, una de cal y otra de arena...como casi siempre porque encontrar un montaje redondo qué difícil es...

La podemos ver, hasta el 9 de marzo, en el Teatro Bellas Artes.

https://www.youtube.com/watch?v=4QEzYP_YTt8



 

Un enorme musical americano

Gypsy. El Musical, es uno de los musicales de mayor éxito en la Historia de Broadway basado en las memorias de la artista de burlesque Gypsy Rose Lee.Ahora, nuestro Antonio Banderas, en calidad de director, lo estrena en Madrid. Ya, en el Teatro Apolo.



Gypsy, el Musical es uno de los musicales más aclamados de la Historia de Broadway, galardonado con premios internacionales como el Tony, Olivier, Drama Desk o Grammy, y ya se ha se estrenado, en el Teatro Apolo, de Madrid.

Esta nueva super producción, basada en las memorias de la artista de burlesque Gypsy Rose Lee, cuenta con la dirección de Antonio Banderas y las actuaciones de la gran actriz de musicales Marta Ribera, acompañada de Lydia Fairén y Laia Prats. 

Este es el cuarto musical dirigido por Antonio Banderas y, el año pasado, fue estrenado en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. La trama gira en torno a la madre de la artista de burlesque Gypsy Rose Lee, Rose, una mujer que quiere convertir a sus hijas en estrellas del vodevil a cualquier precio; una mujer ambiciosa que en el fondo solo busca su propio éxito.



Convertido en todo un clásico de Broadway, este montaje explora el mundo del espectáculo con humor, corazón y sofisticación, y es considerado uno de los mayores exponentes del teatro musical americano del siglo XX. Cuenta con libreto de Arthur Laurents, música de Jule Styne y letras de Stephen Sondheim. Se estrenó por primera vez en el año 1959 y, desde entonces, se ha representado en países como Alemania, Argentina, Brasil, Australia, Canadá, Estonia, Italia, Japón, México, Reino Unido o Sudáfrica.

En 1962 Rosalind Rusell, Natalie Wood y Karld Malden protagonizaron la película, que tuvo, en 1993, un remake para televisión, protagonizada por Bette Midler. En el ámbito teatral, el personaje de Rose fue interpretado por estrellas como Ethel Merman, Angela Lansbury, Imelda Staunton o Audra McDonald, quien actualmente interpreta a Rose en Broadway.




Decir que la factura de esta producción -como todas las de los musicales de Antonio Banderas es impecable, tanto a nivel técnico, como artístico. Pero...-y también como el resto de los otros musicales producidos por nuestro actor más internacional, junto a Penélope Cruz- , como Godspell o A Chorus Line- están hechos para un público americano, solo que traducidos al español. Es decir, son un copia y pega de los originales y aquí, lamentablemente, no llegan como deberían llegar títulos tan grandes. ¿Por qué no realiza adaptaciones..? Banderas se tiene que dar cuenta de que el público español, por muy globalizados que todos ya estemos, guarda unas características especiales, como el francés o el alemán o el inglés. De modo que, desde mi humilde opinión, este nuevo musical producido por él, no llega porque la historia es demasiado americana y su estilo, también demasiado americano. Sin embargo, otros grandes musicales anglosajones, como El fantasma de la ópera o Los Miserables sí llegan porque su argumento es universal. Ese es el quid de la cuestión. Una madre que quiere que sus hijas sean estrellas porque ella también lo quiere ser no es un tema universal, sino local.

Respecto a las interpretaciones, todas impecables. Todas mejores que la de Marta Ribera -me van a matar. La he visto en casi todo lo que ha hecho y como cantante, es fabulosa, pero como intérprete, no es buena actriz porque declama, pero no interpreta...

No obstante, el conjunto se deja ver...

https://www.youtube.com/watch?v=1ESY7ybM6mc





Lo podemos ver, durante toda esta temporada, en el Teatro Apolo.