lunes, 30 de enero de 2012

Festival de teatro, danza, música, circo y cine

Escena Contemporánea. Diferentes espacios de la Comunidad de Madrid. Hasta el 17 de febrero.
La 12º edición del Festival Escena Contemporánea reflexiona, en esta ocasión, sobre las ideas de memoria y comunidad, a través del trabajo de 28 artistas nacionales e internacionales que mostrarán sus obras en un total de 21 espacios de la Comunidad de Madrid.
El teatro, la danza, el cine, el circo y la performance tendrán cita en los 31 espectáculos que conforman esta edición.
Esta idea responde a la naturaleza abierta y viva de las propias artes escénicas, ante la que se quiere buscar una "comunicación entre distintos lenguajes". Por ello, disciplinas como la literatura o la radio entran en juego en una programación en la que también se apuesta por experiencias vividas, como es el caso de 'Al filo'.
En el ámbito audiovisual y cinematográfico, el cineasta y dramaturgo argentino Federico León presentará dos creaciones de cine, 'Entrenamiento elemental para actores' y 'Estrellas', a los que se suma una pieza teatral catalogada como registro/performance.
Por otro lado, Jesús Rubio, la compañía La Phármaco, Jérôme Bel, Mónica Valenciano, Navaridas & Dutinger, Paz Rojo y Elena Alonso mostrarán sus piezas coreográficas. Además, y en la línea de la performance, se darán a conocer los trabajos de los portugueses Ana Borralho y Joao Galante, la holandesa Falke Pisano y el dramaturgo y pensador Antonio Fernández Lera.
En cuanto al teatro, los alemanes Rimmi Protokoll presentarán 'bLack tie', Javier Moreno llevará su Teatro de acción violenta con 'El ruido y la furia', y el colectivo Teatro Xtremo llevarán ante el público 'San Lorenzo Mártir'.
El Circo Price será testigo de una maratón circense,el 4 de febrero, dirigida por Ronaldo San Martín, en la que varios artistas seleccionados mostrarán su trabajo. Al día siguiente, intercambiarán opiniones sobre el proceso de creación en un encuentro abierto al público.
 ¿Qué sentido tiene hoy hablar de comunidad? El Festival Escena Contemporánea invita a Chantal Maillard, Amador Fernández-Savater y Óscar Cornago a abordar cómo el espacio escénico da lugar a un modo de estar con los demás y frente a los demás, en tres conversaciones que tendrán lugar los días 30 de enero, 6 y 13 de febrero.
 Como novedad, y en su deseo por incluir otras dimensiones artísticas, el festival presenta el proyecto 'Cartografías: libros', que incluirá un espacio de documentación y consulta que se ubicará en la madrileña librería Tipos Infames y permanecerá accesible durante todos los días que se desarrolle el festival.

Teatro

“El Montaplatos”. Naves del Español. Hasta el 11 de marzo.
Los creadores y directores de la célebre y sobresaliente compañía Animalario, Alberto San Juan y Guillermo Toledo, protagonizan la obra teatral “El montaplatos”, una reflexión irónica sobre la servidumbre y el poder con la que su autor, Harold Pinter (“El portero”, “El amante”), se ríe del ser humano y que Andrés Lima dirige en esta ocasión.
La comedia, el histerismo e, incluso, la tragedia se mezclan en este montaje sobre las relaciones entre los seres humanos y la autoridad. Se trata de una "pesadilla cómica" porque aunque Pinter "se ríe de sí mismo y del hombre, la situación no deja de ser terrorífica", según San Juan.
Ambos actores interpretan a Ben y Gus, dos hombres que permanecen en un sótano a la espera de órdenes de la organización para la que trabajan. La posibilidad de la solidaridad y de la rebelión están latentes en este texto, donde se aprecia también, en palabras de Lima, un trasfondo de Caín y Abel, con ofrendas y sentimiento de culpa.  
En este sentido, "El Montaplatos” puede simbolizar el jefe de Gobierno, el jefe de la mafia, Dios, tu padre o tu madre", explica Lima. Lejos de resolver dudas, Pinter plantea una incógnita: "¿Seguirán asumiendo las órdenes del poder o se rebelarán?", se pregunta.
La tensión de la obra roza "el histerismo" y, para ello, el espacio escénico ha sido adaptado para invitar al espectador a "sentarse y sentirse" dentro de un "zulo, un sótano misterioso y mortal, una ratonera en la que también se verá sometido a la tensión y al poder".
Pinter pensaba que la vida era absurda, una visión bastante realista, y esta función se adapta a esa definición, según Lima.
 En este sentido, San Juan, quien repite con una obra de Harold Pinter, tras estrenar la obra “Traición”, destaca la vigencia de este texto. "En estos tiempos que vivimos, en los que hay un asalto del poder contra la ciudadanía, no viene mal una obra así". subraya.
Toledo, por su parte, explica que "los personajes están entregados a su trabajo en beneficio del poder", algo "fundamental para perpetuar en el poder a quienes lo ostentan". A diferencia de otras adaptaciones, en las que hay una preferencia entre la visión más cómica o más trágica, el actor sostiene que "hay que medir bien entre las dos", porque "escoger una de ellas no es hacer bien la obra".
Un texto y montaje más necesarios que nunca…ahora.

Teatro

“José K. Torturado”. Teatro Español. Hasta el 5 de febrero.

“José K. Torturado” -dirigida por Carles Alfaro y protagonizada por Pedro Casablanc- , es una dura obra en la que el periodista y escritor Javier Ortiz analiza la tortura como instrumento de poder.
El argumento relata cómo José K. es un terrorista que ha depositado una bomba en un gran centro comercial y que, en caso de explotar, provocará una catástrofe; el protagonista es detenido y la Policía, sin tiempo para evacuar el centro comercial, decide torturarlo como mal menor para conseguir la información sobre dónde ha colocado el artefacto y como desactivarlo, según ha detallado el festival en nota de prensa.
Ante esta situación, la obra plantea al espectador un verdadero dilema moral: ¿es lícita la tortura en un caso como éste..?
 El texto, que no se ha estrenado nunca como espectáculo teatral, surgió después de una conferencia de Javier Ortiz y fue la actriz Sandra Toral quién le animó a darle forma a la pieza.
Con una hora de duración, la obra es, en palabras de José Saramago, "un alegato impresionante contra las perversiones de espíritu que pueden hacer del hombre, demasiadas veces por desgracia, el más feroz de los animales".
En España, casos de tortura hemos tenido muchos y no muy lejanos, por lo que la obra no nos resultará demasiado alejada ni en espacio ni en tiempo.

Teatro

“Luces de Bohemia”. Teatro María Guerrero. Hasta el 25 de marzo.
Siempre es un momento excelente para revisitar nuestros clásicos y sus mejores producciones, como “Luces de Bohemia”, del inigualable Valle-Inclán. En esta ocasión, el actor Lluís Homar vuelve a la dirección de escena, después de 12 años de ausencia, con un montaje con dramaturgia y composición musical de Xavier Albertí.
Para el director de escena en la obra está "el sainete popular yuxtapuesto con lo trágico". "Es la tragicomedia, lo más complejo y difícil de hacer", asegura. Y para conseguirlo ha tenido que contar con un equipo "mancomunado", un "casting de entusiasmo" que encabezan los actores Gonzalo de Castro (Max Estrella) y Enric Benavent (Don Latino de Hispalis), hasta un total de 19 artistas, entre quienes también figuran José Ángel Egido (Zaratustra) o Miguel Rellán (Don Filiberto).
Albertí ha advertido que, en ningún caso, se ha hecho una versión de la obra de Valle Inclán. "Es el texto íntegro a excepción de una réplica de siete palabras", ha matizado, añadiendo que su misión "a la alemana" ha sido la de "estar ahí para profundizar en el desarrollo del texto".
Valle retrata una sociedad convulsa, una época donde los espejos de las grandes revoluciones europeas está muy latente, un tiempo donde se produce la modernidad. Todo está al servicio del regeneracionismo ético.
En opinión de Albertí, "el gran peligro de Luces de Bohemia es intentar dar sentido a la palabra esperpento" que considera que ha de ser "una herramienta para transformar nuestra realidad". "Valle Inclán es un cómplice en estos momentos para rearmarnos ideológicamente y ver que tenemos que salir a la calle para cambiar cosas", apunta.
A este respecto, Lluís Homar considera que para Valle Inclán "el esperpento es una salida del armario ideológica y de conectarse". El director opina que el esperpentismo es "el reflejo del alma rota de los personajes".
 Por otro lado, el actor Gonzalo de Castro ha puesto de relieve el "vértigo" que sintió y sigue sintiendo de enfrentarse a este personaje. "Me tiré de cabeza porque no hay tantas ocasiones de defender estos textos y desde luego ha sido todo un descubrimiento para mí", ha declarado calificando la obra de Valle Inclán de "inabarcable" y la propuesta escénica de "original, valiente y moderna".
Por su parte, Miguel Rellán ha recordado que “Luces de Bohemia” "no deja de ser un clásico, lo que implica que siempre tendrá algo que decir". El veterano actor asegura que lo complejo es "salir y decirlo" y ha insistido en que hay "muchas interpretaciones posibles".

domingo, 15 de enero de 2012

Teatro

“La mecedora”. Teatro Valle Inclán. Hasta el 19 de febrero.

El reputado director y actor Josep María Flotats se ha puesto al frente de la dirección de “La mecedora”, obra autobiográfica de su amigo Jean-Claude Brisville, con la que se dio a conocer como dramaturgo este gran escritor, editor y periodista francés. La interpretación corre a cargo de los estupendos Helio Pedregal, Eleazar Ortiz y Daniel Muriel.
Este es el cuarto texto de este autor que Flotats lleva a los escenarios, después de “La cena”, “Encuentro con Descartes y Pascal joven” y “Beaumarchais”.
El texto presenta una gran ironía, humor, sarcasmo, enfrentamiento entre personajes y también el primero en el que el autor no se basa en hechos históricos.
El argumento de la obra narra la historia de un lector de una editorial (Pedregal) que es despedido y que decide ir a ver a su director (Eleazar Ortiz) a su casa para preguntarle personalmente por las causas de ese despido, que parecen estar en el abaratamiento de costes que persigue la editorial. A ellos se sumará un ilustrador de cubiertas para libros (Daniel Muriel).
La obra, "de una vigencia total", según Flotats, aborda la incomunicación entre los personajes. El lector ha sido sacrificado a las demandas del mercado, a la exigencia empresarial de mayores beneficios. También escarba en la actual crisis del negocio editorial.
En el texto, Brisville plantea muchas preguntas pero también algunas respuestas. La más clara: “Hay que saber darle un portazo a muchas cosas", dice Flotats recordando que el personaje del lector se da cuenta de la importancia de "decir no". "Es decir no a la manera de trabajar, a las humillaciones del jefe, a cómo se le trata o exige", según él.
En definitiva, una obra brillante sobre la mercantilización de la cultura, un hecho cada vez más presente entre nosotros.

Danza

Compañía Nacional de Danza. Teatro de la Zarzuela. Hasta el 22 de enero.

La Compañía Nacional de Danza ha estrenado su primer programa con José Carlos Martínez como director. El programa está compuesto por cuatro piezas de diferentes coreógrafos que en su variedad ofrecerán distintas proposiciones artísticas, de modo que el espectador asista en una misma noche a un amplio abanico de posibilidades estéticas, musicales y coreográficas que responden a diferentes sensibilidades y formas de entender la danza.
Programa
“Extremely Close” (estreno por la CND), de Alejandro Cerrudo
Coreografía: Alejandro Cerrudo. Música: Philip Glass/ Dustin Ohalloran. Vestuario: Janice Pytel. Escenógrafo: Alejandro Cerrudo. Diseño de Luces: Tanja Rühl , Tom Visser
Inspirado en los conmovedores e íntimos solos de piano de Philip Glass y Dustin OHalloran, así como en el talento de los artistas en la Hubbard St. Dance Co., Alejandro Cerrudo – aclamado como coreógrafo de gran delicadeza, imaginación, sutileza y encanto – creó esta pieza para ocho bailarines que supuso su segundo trabajo para la compañía de Chicago.


“Walking Mad” (estreno por la CND), de Johan Inger
Coreografía: Johan Inger. Música: Maurice Ravel “Bolero”/ Arvo Pärt “Für Alina”. Vestuario: Johan Inger. Escenografía: Johan Inger. Diseño de Luces: Erik Berglund
Johan Inger creó “Walking Mad” para el Nederlands Dans Theater I en 2001, cuando se encargó a algunos jóvenes coreógrafos una creación coreográfica para una noche con orquesta. Inger quedó cautivado por una vieja grabación para televisión de Bolero, en blanco y negro, con Zubin Mehta dirigiendo a la Filarmónica de Los Ángeles.


“Artifact II”, de William Forsythe
Coreografía: William Forsythe. Música: J.S.Bach : “Partita nº 2” in D minor “Chaconne”. Vestuario, escenografía y diseño de luces: William Forsythe
Artifact es el cuarto ballet del ex-director del Ballet de Frankfurt que pone en escena la Compañía Nacional de Danza. Originalmente la obra tiene una duración de dos horas y se articula en cuatro partes. Este es uno de esos fragmentos. Una vez más, Forsythe quiere romper con la estética tradicional del ballet, deshaciéndola y creando así para el espectador nuevas propuestas visuales. Siempre que el espectador esté dispuesto a ello, una pieza como “Artifact” puede convertirse en una aventura, en el sentido de que no propone nada cerrado, acabado.


“El Espectro de la Rosa” (estreno por la CND), de Angelin Prejlocaj
Coreografía: Angelin Preljocaj. Música: Carl Maria Von Weber. Vestuario: Dominique Gay. Escenografía: Angelin Preljocaj. Diseño de Luces: Jacques Chatelet.
"El 19 de abril de 1911, en el Teatro Palais Garnier de Monte-Carlo, Nijinsky dejó a su público totalmente subyugado con el estreno mundial de ‘Le Spectre de la rose’. Desde aquella primera representación, ha habido numerosas interpretaciones y no existe amante del ballet que no tenga su versión favorita de todos los tiempos…
… En mi opinión, esta coreografía es una especie de puerta de salida, una puerta que comunica con otro período en el tiempo, una cuarta dimensión, que me permite comunicarme con este importantísimo momento en la historia de la danza ", explica Angelin Preljocaj.

Teatro

“170 explosiones por segundo”. Sala Mirador. Hasta el 22 de enero.

La obra “170 explosiones por segundo” es un ejercicio teatral en el que los actores, a través de la articulación de textos verídicos que hablan sobre diferentes temas de la vida cotidiana en la Argentina de finales de los setenta y principios de los ochenta, realizan un relato original y realista sobre cómo se vivía en aquel país, durante la llamada época de "el Proceso".
La obra es un homenaje que sus creadoras, Virginia Jáuregui y Damiana Poggi, han querido hacerle a sus padres como representantes de una generación que luchó por una sociedad más justa durante los años de la que es considerada como la dictadura más sangrienta de la historia argentina.
Jáuregui y Poggi son también las encargadas de interpretar sus propios papeles, perfectamente acompañadas en el escenario por Marcelo Aruzzi y Guillermina Etkin, que aportan además una nota musical a la obra complementando sus más que convincentes interpretaciones.
A través de un ensamblaje libre de textos que describen diversas situaciones cotidianas en la Argentina de la época, adornadas con las intervenciones y la música de la guitarra de Aruzzi y el teclado y la bonita voz de Etkin, Jáuregui y Poggi brillan con luz propia, en una obra que sorprende al espectador por la forma y no tanto por el contenido, sino por su dirección e interpretación.